Friday, 27 April 2012

Andrea Geyer

... in politics, obedience and support are the same. 'Obedience', than, become a virtue. Free choice is not contemplated on the equation.



Andrea Geyer (Born 1971 in Freiburg, Germany) Criminal Case 40/61: Reverb (6-channel video installation, 6 monitors, 6 stools, HD video, color, sound, 42 minutes, 2009. [two minute excerpt of piece]

«The trial of Adolf Eichmann took place in Jerusalem between April 11, 1961 and May 31, 1962. Eichmann was indicted with 15 criminal charges, among them war crimes and crimes against humanity, to which Eichmann pleaded: “'In the sense of the indictment - not guilty.” He denied any ideological conviction, but insisted that he was only following orders. The trial was followed live for its duration by a huge audience in front of radios and for the very first time in front of Televisions. The courtroom became an international stage for the discussion of Eichmann’s responsibility for the Holocaust, for the state of Israel’s public face as a modern democratic nation-state and for the event of the Shoa itself, that had until then not been publically told.

«Andrea Geyer’s work “Criminal Case 40/61: Reverb“ is based on the transcripts and video documentation as well as other historical documents of the trial, like Hannah Arendt’s book “Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil.” The six-channel video installation features six characters in an abstracted trial scene: Accused, Defense, Judge, Prosecution, Reporter and Audience. Each character is embodied by the same performer: Wu Ingrid Tsang. The performer re-enacts not so much the historical figures but the traces they left behind. This form of re-enactment raises complex questions addressing responsibility, truth, justice and the notion of Evil and how they extend forward and backward in time within only one person. Through modes of fictionalization – i.e. selecting, enacting, staging and configuring historical documents – the work opens a dialectical process between the individual as embodiment of history and an abstraction of the individual as universal. It is neither an illusionistic personification of historical facts and characters and a simple re-enactment of history, nor is it an attempt to challenge the Eichmann’s trial. “Criminal Case 40/61: Reverb“ is an effort to propose terms and strategies with which one can rethink the past in present times and that have the possibility to exceed a mere re-staging.

performer: Wu Ingrid Tsang
director of photography: Ashley Hunt
assistant director of photography: Harold Batista
production assistants: Feliz Solomon and Harold Batista
assistant editor: Michael De Angelis
sound editor: Lidia Tamplenizza
sound mixer: Alexa Zimmerman
performance support: Justin Perkins
crew: Jane Anderson, Lily Benson, Cynthia Chris, Cassandra Xin Guan
location: Industry City, Sunset Park, Brooklyn
research: The Jewish Museum, New York, www.nizkor.org

Thursday, 26 April 2012

Mira Schendel: in conversation with Max Bill, Naum Gabo, Sol Lewitt, Agnes Martin, Roman Opalka & Bridget Riley

«Under Schendel's hand ... language is presented not just as a communicative device, but rather a wider visual metaphor for human existence.»

In a conversation its became visual poems suspended in the air.

Walead Beshty: Travel Pictures

«The presence of chance, of random external factors, and the transformation of security or corporate apparatuses into art production units, have since integrated Beshty's work in both photography and sculpture.»

Wednesday, 25 April 2012

PUMA.Creative Impact Award 2012

«The second annual PUMA.Creative Impact Award, which honours the documentary films creating the most significant impact in the world today, comes with a cash prize of 50,000 euros which acknowledges the film’s makers and also helps the continuation of the film’s campaigning work.


«In 2011 the Award went to the team behind The End of the Line, an environmental documentary on the overfishing of the world’s oceans. That year the jury also awarded a special Jury Commendation—with a 25,000 euro prize—to the makers of Burma VJ, about the 2009 Burmese uprising and the video journalists who risked their life to report on it.

«The Call for Entries for the 2012 PUMA.Creative Impact Award is now open. Submissions close on May 11, 2012. Anyone can put a film forward from any country—filmmakers, distributors, film festivals, partner organisations including NGOs and Foundations, film critics and journalists. Films can be put forward any time up to three years after release.

«The 2012 PUMA.Creative Impact Award Jury represents the worlds of film, the arts, academia, social change and journalism: Hollywood actors and activists, Danny Glover and Djimon Hounsou; director, Mira Nair; writer and campaigner, Jemima Khan; and Executive Director of Greenpeace International, Kumi Naidoo.

Filmmakers interested in applying for the PUMA.Creative Impact Award 2012 should go to »»»

At PUMA, we believe that our position as the creative leader in Sportlifestyle gives us the opportunity and the responsibility to contribute to a better world for the generations to come. A better world in our vision—PUMAVision—would be safer, more peaceful, and more creative than the world we know today. The 4Keys is the tool we have developed to help us stay true to PUMAVision, and we use it by constantly asking ourselves if we are being Fair, Honest, Positive, and Creative in everything we do.


We believe that by staying true to our 4Keys, inspiring the passion and talent of our people, working in sustainable, innovative ways, and doing our best to be Fair, Honest, Positive, and Creative, we will keep on making the products our customers love, and at the same time bring that vision of a better world a little closer every day. PUMAVision looks ahead to a world that is safer, more peaceful and more creative for the generations to come. Through the programs of PUMA.Safe (focusing on environmental and social issues), PUMA.Peace (supporting global peace) and PUMA.Creative (supporting artists and creative organizations), we are providing real and practical expressions of this vision.


BRITDOC FoundationThe BRITDOC Foundation is a not-for-profit sponsored by Channel 4 Television and supported by a number of Foundations both in the UK and the USA. Since 2005, our mission has been to build a creatively ambitious and diverse future for documentary. We do this by creating brilliant films and engaging new partners to ensure that those films have lasting global impact.The BRITDOC Foundation has in its first 5 years, co-funded and produced over sixty documentaries—films that have won audience awards at Sundance, Berlin, Tribeca and Edinburgh Film Festivals, played at SXSW, Berlin, Toronto and London Film Festivals. Titles include: Afghan Star, Dragonslayer, We Are Together, and The Yes Men Fix The World and 2012 Oscar nominee Hell & Back Again. The resulting films have been shown around the world on C4, Arte, and HBO and released by EMI, Dogwoof and Warners in cinemas and on DVD.The Foundation has forged a major partnership with PUMA.Creative which includes a new international development fund open to filmmakers all over the world, and the PUMA.Creative Impact Award—an annual prize honouring the documentary film which has created the most significant impact.Subsequently, in November 2011, a partnership with the Bertha Foundation was announced with 2 new funds for outreach campaigns and journalism projects.

Monday, 23 April 2012

V Premio PHE OjodePez de Valores Humanos


Press Release:
«La revista de fotografía documental OjodePez convoca el V Premio PHE OjodePez de Valores Humanos

El premio está dotado con 3.000 €, la publicación del trabajo junto a los nueve finalistas en el número de OjodePez que se publicará en septiembre de 2012 y la posibilidad de exponer obra en la Fnac

Un jurado internacional valorará los porfolios presentados a concurso. El porfolio ganador y los finalistas se darán a conocer durante PHotoEspaña 2012, que se celebrará del 6 de junio al 22 de julio de 2012

El trabajo ganador de la pasada edición fue Espíritu sobre las olas, del fotógrafo checo Jan Cága

La inscripción puede realizarse en OjodePez antes del 10 de mayo de 2012.

Por quinto año consecutivo, OjodePez y PHotoEspaña ponen en marcha un premio para fotógrafos documentales. La revista quiere llegar más allá en su defensa de esta disciplina y para ello se alía con una de las principales citas internacionales de la fotografía. En el Premio PHE OjodePez pueden participar autores de todo el mundo que realicen un trabajo de fotografía documental en el que destaquen valores humanos como la solidaridad, la ética, el esfuerzo o la justicia.

Los participantes deben presentar entre un mínimo de 15 y un máximo de 20 imágenes. Un jurado internacional de prestigio seleccionará el mejor porfolio, que recibirá un premio de 3.000 euros. Además, el trabajo ganador podría ser objeto de una exposición y será publicado en el número que OjodePez dedica cada otoño al premio. Asimismo, el jurado seleccionará un conjunto de finalistas -hasta un máximo de nueve- que también verán sus trabajos publicados en el número de otoño.»

Bases del concurso
Primera. Pueden participar en este certamen todos los fotógrafos. Sin restricciones de nacionalidad o de edad. Sin tarifa de inscripción.

Segunda. Se presentarán entre un mínimo de 15 y un máximo de 20 imágenes. Las fotografías no pueden haber sido publicadas en conjunto previamente, ni formar parte de un libro, ni haber sido premiadas colectivamente con anterioridad. Las imágenes deben ser adjuntadas en el momento de realizar la inscripción.

Tercera. No queremos que te gastes el dinero en copias y en envíos, de modo que se ha habilitado un sistema de envío por FTP para que todos los participantes presenten su trabajo vía Internet. Solo se aceptarán trabajos mediante este sistema. La inscripción se realizará en www.ojodepez.org/premio. Allí encontrarás toda la información necesaria para darte de alta y realizar tu envío correctamente. Una vez completado el formulario online y realizado el envío de las imágenes, ya solo quedará esperar a que el jurado se decida. Así de sencillo. El plazo de envío de imágenes finaliza el 10 de mayo de 2012.

Cuarta. El premio consiste en 3.000 euros más la publicación del reportaje en el número de OjodePez de otoño, que sale en septiembre. Además, existe la posibilidad de que se organice una exposición del trabajo ganador y de los finalistas, que la pasada edición acogió la Fnac y recorrió diferentes ciudades de España y Portugal a lo largo de un año.

Quinta. Además del ganador, el jurado seleccionará un conjunto de trabajos finalistas que serán publicados también en el número de septiembre.

Sexta. El jurado de la edición 2011 estuvo compuesto por Frédérique Babin, editora gráfica de Le Monde Magazine; Caroline Hunter, editora gráfica de The Guardian Weekend Magazine; Nissan Perez, comisario de fotografía de The Israel Museum de Jerusalén, y Arianna Rinaldo, directora de OjodePez. Un jurado internacional de prestigio similar se encargará este año de elegir el trabajo ganador y los finalistas en el concurso.

Séptima. El ganador y los finalistas se darán a conocer en la página web de OjodePez tras su fallo durante la próxima edición de PHotoEspaña, así como en la revista de otoño y en www.ojodepez.org

Octava. Todos los participantes ceden los derechos exclusivamente para la publicación y difusión de las imágenes, así como para el uso promocional del propio premio en futuras ediciones en papel y on line.

Novena. Todos los participantes, incluyendo al ganador y los finalistas, aceptan la reproducción gratuita de sus imágenes en medios de comunicación con el único objetivo de difundir los resultados del premio.

Décima. La participación en este premio implica de forma automática la plena y total aceptación, sin reservas, de las presentes bases.

Undécima. Necesitarás entre un mínimo de 15 y un máximo de 20 fotografías en formato digital JPG compatible para web. El peso de estas fotografías no puede superar los 300KB y el lado mayor debe ser igual a 800px. Las fotografías que se suban al FTP deben ir nombradas de la siguiente manera: sin puntos, comas, ni demás signos ortográficos. Las palabras irán separadas por guiones bajos.

Sunday, 22 April 2012

Pinta - Modern and Contemporary Latin American Art Show

Along white corridors' modern and contemporary art works from Latin America brought, to London, by art galleries from Latin America, Spain and Portugal, seen together with galleries from North America and Europe, will be available to be bought from albion stands and booths from 2012, June 7th - 10th, at Earls Court Exhibition Centre.

Galleries: Aina Nowack, AAC, Madrid; Anita Schwartz Galeria de Arte, São Paulo; Arevalo Arte, Miami; Arteconsult, Panama; Baró Galeria, São Paulo; Bendana/Pinel Art Contemporain, Paris; Blanca Soto Arte, Madrid; Casa Triângulo, São Paulo; Christinger de Mayo, Zurich; Durban Segnini, Miami; El Museo, Bogota; Espace Meyer Zafra, Paris; Espacio Mínimo, Madrid; Espaivisor - Galería Visor, Valencia; Estudio Arte 8, Caracas; Federico Luger, Milan; Fernando Pradilla, Madrid; Frederico Sève Gallery - Latincollector, New York; Galeria Filomena Soares, Lisbon; GC Arte, Buenos Aires; González y González, Santiago; Graça Brandão, Lisbon; Henrique Faría Fine Art, New York; Ideobox Artspace, Miami; Isabel Aninat, Santiago; José de la Mano Galería de Arte, Madrid; La Caja Negra, Madrid; La Galería - Arte Contemporáneo, Bogota; LGM Arte Internacional, Bogota; Luciana Brito Galeria, São Paulo; Max Wigram Gallery, London; Oscar Roman, Mexico DF; Pan American Art Projects, Miami; pazYcomedias Galería, Valencia; Post Box Gallery, London; Prometeo Gallery, Milan; Rafael Ortiz, Sevilla; Riflemaker, London; Roberto Paradise, San Juan; Salar Galería de Arte, La Paz; Sammer Gallery, LLC, Miami; Sprovieri, London; The Americas Collection, Miami; Vogt Gallery, New York; Gallery, New York; Zavaleta Lab, Buenos Aires.

newsfromlondon201204

Saturday, 21 April 2012

Tomas Downes

Tomas Downes at The Mew Project Space

Mirrors, in addition to be a reflective surface that accurately represent what is in front of them, also open spaces and places

Friday, 20 April 2012

Vip Art Fair: Gavin Turk

Gavin Turk
Double Transit Disaster 6, 2012
Print: Silkscreen on 410 gsm Somerset Satin Tub Size.
Signed and numbered Unique, in a series of 20 (153 cm x 122 cm)
Edition: Unique
Price Range: £5,000 - £10,000

Review: Yayoi Kusama

Tate Modern
Yayoi Kusama

As Polka Dots são pequenos fragmentos retirados da superfície da natureza e ampliados. Estão no pêlo do gato ou do cavalo, na pele do ser humano, na superfície da água ou da terra, na lente da câmara, na árvore, no céu. As Polka Dots são o caminho para o infinito, são movimento e são também a Schriftzug de Yayoi Kusama (1929). Kusama pode ser considerada como uma artista que, seriamente comprometida com a arte do seu tempo, está situada no centro da abertura da história da arte.

O uso da repetição, “Despersonalização”, apelida-a a artista – provavelmente relacionado com a doença que a acompanha desde a infância, onde tudo o que vê fica totalmente remoto – pode, de certa forma, personificar a sua visão alucinatória. Séries como Infinity Nets (telas preenchidas por pinceladas de uma única cor recortada de forma interminável e repetida) [Sala 3], Accumulation Sculptures (objectos do quotidiano cobertos por uma proliferação de formas fálicas repetidas), as Polka Dots (padrões que consistem numa matriz de círculos cheios, geralmente de tamanho igual e no qual o espaço relativo entre cada um dos círculos é mais estreito em relação ao seu diâmetro) ou as instalações reportam para uma viagem de obliteração pessoal.
Em Walking Piece (1966) [Sala 6] o uso da repetição também pode predicar sobre a noção pessoal de 'exclusão'. Duplamente excluída do universo artístico japonês, devido à sua doença de tendência suicida, e excluída do mundo ocidental por ser de “outro” hemisfério.

Na década de sessenta, a cena artística nova-iorquina estava de certo modo dominada pela Factory, de Andy Warhol e pela produção e repetição de elementos do domínio público, como figuras do cinema, da televisão ou música, pela massificação de produtos de uso quotidiano e maximização da imagem pública, pela contestação e destituição do mito moral urbano-utópico, das décadas de quarenta-cinquenta, e pelo conceito de exploração individual do corpo humano, liberdade sexual, cultural e uso de substâncias alucinogénicas e psicadélicas. Inserida neste contexto, Kusama produziu um conjunto extremo e extremista de obras. Ela realizou acontecimentos, orgias e performances enquanto activista política e sexual, concebeu instalações, foi designer de moda, art dealer, escultora, pianista, poeta e novelista. A série Compulsion Furniture transporta-nos para o mundo de sonhos, no qual a obsessão interna que caracteriza a artista é projectada para o domínio físico, onde, ela, é a 'Alice no País das Maravilhas' moderna.

No entanto, durante o seu percurso, Kusama influenciou a prática artística de muitos artistas seus contemporâneos, como Lucio Fontana, Joseph Cornell, Donald Judd, On Kawara ou Andy Warhol e Louise Bourgeois (em menor escala), e sucedâneos, como Damien Hirst ou Sarah Lucas. Por exemplo, em Dezembro de 1953, Kusama apresentou Aggregation: One Thousand Boats Show (presente na sala 5), pela primeira vez, na Gertrude Stein Gallery, em Nova Iorque. A peça consiste num barco a remos pintado de branco, envolto por phallus, e encontra-se instalada numa sala forrada por posters a preto e branco com uma imagem do barco visto de cima. O uso da repetição do mesmo motivo para alinhar as paredes do espaço de exposição antecipa em três anos o Cow Wallpaper (1966), apresentado por Andy Warhol na sua segunda exposição na galeria Castelli, em Nova Iorque. Enquanto a série de selos e notas produzida por Warhol, em 1962, 64 S&H Green Stamps, Red Airmail Stamps, 80 Two-Dollar Bills, Front and Read ou 200 One Dollar Bills, é coevo à série de colagens concebidas pela artista, durante o mesmo período, com selos e notas, como Accumulation of Stamps, 63 (1962), Airmail Sticker (1962) ou Airmail No. 2 Accumulation (1963), possiveis de serem vistas na sala 7.

As colagens e pinturas, que encontramos na Sala 9, concebidas após o regresso ao Japão, em 1973 – Kusama, em 1977, deu entrada de forma voluntária num hospício, onde permanece e continua a trabalhar numa multiplicidade de meios e formas, como a escultura, a pintura, as instalações ou a literatura – são evocativas e vibrantes. Partilham semelhanças com os trabalhos iniciais [Sala 1 e 2], realizados antes de viajar para Seattle (EUA), na década de cinquenta. As formas orgânicas, quase espermatogónicas, são simultaneamente belas e macabras. No papel de observadores da obra de Kusama somos testemunhas do complexo sistema de referências em múltiplas camadas que caracterizam as alusões da arte contemporânea.

Uma das obsessões duradouras da artista é a descrição do espaço infinito. A exposição de Yayoi Kusama, na Tate Modern, abrange o trabalho pioneiro desenvolvido pela artista ao longo de seis décadas. Cada uma das salas destaca um momento principal na carreira da artista japonesa. A exposição termina com uma série de novos trabalhos. I'm Here, but Nothing (2000) [Sala 12], no qual um espaço doméstico – mesa de jantar, talheres e copos, cadeiras, o chão, paredes, espelhos, pinturas e uma TV – obscurecido está coberto por Polka Dots fluorescentes sob luz negra, pinturas [Sala 13] e uma nova instalação [Sala 14] concebida especialmente para acompanhar a retrospectiva. Infinity Mirrored Room – Filled with a Billance of Life (2011) é a maior sala de espelhos concebida e construída até à data pela artista. Propõe a experiência de infinito, ao convidar o observador a fazer uma viajem ao centro do Eu. A multiplicação de leds provoca uma desorientação momentânea. Na floresta de luz incandescente, com mudanças de cor e intensidade, por momentos, o tempo e o espaço confundem-se, e categorias como duração e distância ficam estranhamente incríveis, como se estivéssemos a viver num mundo de sonhos tornados realidade.

É como se Kusama estivesse a redireccionar e a redimensionar as nossas questões sobre a nossa vida, em particular, e sobre a Vida, em geral. Uma das intenções da artista é, ao percorrer-mos a exposição, de sentirmos a necessidade de procurar e de afirmar sobre o sentido da exclusão de um lugar, mas, simultaneamente, sobre o sentido da inserção espacial. Uma nova sala com novas regras, estruturas por localizar e compreender num tempo-espacial onde os limites são quase inatingíveis, impraticáveis de acordo com as estruturas das forma física actuais.

Yayoi Kusama na Tate Modern até 5 de Junho de 2012

ImagensKusama posing in Aggregation: One Thousand Boats Show 1963 installation view, Gertrude Stein Gallery, New York 1963 © Yayoi Kusama and © Yayoi Kusama Studios Inc.; Yayoi Kusama, 1965. Courtesy of Victoria Miro Gallery, London and Ota Fine Arts, Tokyo © Yayoi Kusama, courtesy Yayoi Kusama studio inc. Photo: Eikoh Hosoe.

Published at Molduras: as artes plásticas na antena 2: Yayoi Kusama.

Wednesday, 18 April 2012

Ron Mueck and Andy Hope 1930

VIP Paper


VIP Paper has arrived! Visit the fair to see over 300 works on paper from the world’s premier art galleries.

Discover how VIP’s unique exhibition platform that allows you to build tours and share artworks with clients and colleagues anywhere in the world. While in the booths, chat with the dealers and publishers to access their Private Rooms.

With knowledge of the fair, you can compose compelling portfolios for your potential buyers. Works in booths may change, so save works permanently to ‘My Collection’ to present all the offerings available. Tours and Collections are always online at vipartfair.com and grow with each new VIP event.

Join us now and be the first to view incredible works on paper by artists like Kiki Smith, Robert Barry, John Baldessari, Lucian Freud and Pablo Picasso.

From April 19-21, 2012, VIP Paper is a four-day event that focuses on a medium essential to the creative process. Featuring drawing, prints, collage, paper works, and artist books, this exhibition invites collectors and enthusiasts to explore the many variations and iteration of the artist’s message through a single material.

Enjoy the inaugural edition of VIP Paper!

Thursday, 12 April 2012

PHotoEspaña 2012

280 artistas de 44 nacionalidades participarán en las 74 exposiciones de la XV edición de PHotoEspaña
Wang Ningde. Algunos dias Nº 25, 2002-2011.
Impresión en gelatina de plata 122 x 158cm.
Cortesia Xin Dong Cheng Gallery, Beijing
La XV edición del Festival internacional de fotografía y artes visuales ofrecerá un programa de 74 exposiciones en 68 sedes entre museos, galerías, centros de arte y salas de exposiciones en el que participarán 280 artistas de 44 nacionalidades.

Entre las exposiciones organizadas por el Festival se encuentran muestras colectivas como Ansiedad de la imagen, producida por la Fundación Telefónica, en la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid que reunirá obras de artistas como Matteo Basilé, Chen Chieh-Jen, Lu Nan y Lee Yongbaek; air_port_photo, organizada por la Fundación Aena, que reunirá en el Real Jardín Botánico-CSIC trabajos de Helena Almeida, José Manuel Ballester, Alberto García-Alix y Chema Madoz, entre otros; De la Factory al mundo. Fotografía y la comunidad de Warhol, que recorrerá el trabajo de artistas como Cecil Beaton, Brigid Berlin, Nat Finkelstein, Stephen Shore y Andy Warhol en el Teatro Fernán Gómez-Centro de Arte / Fundación Banco Santander; y Aquí estamos, en el Círculo de Bellas Artes, con fotografías de Richard Avedon, Richard Billingham, Lilla Szász y Paz Errázurriz. PHotoEspaña 2012 se celebrará en Madrid del 6 de junio al 22 de julio.

Michael van Ofen

Landschaft (C. Blechen)
Oil on canvas (53x47cm), 2012
«Through his unique visual language of considered, precisely-sculpted brushstrokes, Van Ofen knowingly uses the limitations of these [oils paintings from the Nineteenth Century] as starting points for his own meticulous reinvention.»

"Van Ofen's gesture is not about returning to convention, but rather revisiting the still-relevant embers of what painting, and only painting, can effect." by Jens Hoffmann, Kunstmuseum Dieselkraftwerk catalogue, 2011

All the painting essence is just their. In front of us. All the noise, has gone!